lunes, 30 de diciembre de 2019

25 discos per no perdre' s de la darrera dècada:


Amb el canvi d' any també es tanca una dècada, la dels anys 10 o 2010 com prefereixin, el que és una excusa per repassar alguns d' aquells discos que no ens hauríem de deixar perdre d' aquest període finat. Anem doncs a repassar 25 discos que paguen la pena ser degustats.



1) PARQUET COURTS - Wide Awake!(2018)







2) MICHAEL KIWANUKA- Love & Hate (2016)






3) EZRA FURMAN- Perpetual Motion People (2015)






4) KYLE CRAFT- Dolls Of Highland (2016)





5) BAND OF HORSES- Infinite Arms (2010)





6) CAR SEAT HEADREST- Twin Fantasy (2018)





7) ARCTIC MONKEYS - Suck It & See (2011)






8) THE WATERBOYS- Modern Blues  (2015)






9) THE BLACK KEYS- El Camino (2011)





10) LEMON TWIGS- Go To School (2018)





11) THE ARCADE FIRE- Suburbs (2010)

12) THE NATIONAL- High Violet (2010)

13) CHUCK PROPHET.- Bobby Fuller Died For Your Sins (2017)

14) BEACH HOUSE- Teen Dream (2010)

15) THE FRATELLIS- We Need Medicine (2013)

16) VERONICA FALLS- Waiting For Something To Happen (2013)

17) IMELDA MAY- Life Love Flesh Blood (2017)


18) FRANZ FERDINAND-Right Thoughts, Right Words, Right Actions (2013)

19) REDD KROSS- Researching The Blues (2012)

20) TEMPLES - Sun Structures (2014)

21) BAND OF SKULLS- Himalayan (2014)

22) ULTIMATE PAINTING- Green Lines (2015)

23) CALEXICO-Algiers (2012)

24) BILL FAY- Life Is People (2012)

25) PETER PERRETT- How The West Was Won (2017)


BONUS TRACK:



JONATHAN WILSON- Fanfare (2013)



martes, 24 de diciembre de 2019

ESPECIAL NAVIDAD: Los discos inéditos de villancicos de los BEATLES:



A lo largo de la década de los sesenta era muy corriente que los grandes artistas publicaran discos de villancicos. Nombres como Elvis Presley, James Brown, The Beach Boys o Phil Spector regalaron al público notables discos de estudio con canciones navideñas.
No es el caso de los Fab Four quienes nunca publicaron ningún elepé oficial navideño. No obstante,
entre 1963 y 1969, y a modo de divertimento, los Lennon, McCartney, Harrison y Starr grabaron de forma oficial y coincidiendo con las fiestas navideñas unos discos en formato"flexi disc" de 33 1/2 destinados a regalarlos de forma exclusiva entre los miembros del fans club de los Beatles (de los Estados Unidos y del Reino Unido) a quienes querían agradecer su soporte con material de la banda que sólo ellos pudieran tener. La idea forjada entre los miembros del grupo e impulsada por su  agente de prensa Tony Barrow. El agente en los primeros años era en encargado de escribir los guiones de las grabaciones en las que incluyeron unos desenfadados villancicos - la banda los cantaba a modo de broma -, buenos deseos, agradecimientos y bromas.
 Aunque con el tiempo la cosa fue evolucionando e hicieron tomas o versiones de temas propios algunos de los cuales incluso se incluyeron en los formidables discos "The Beatles Anthology" publicados en 1995.
Estos discos, al editarse a modo de regalo para los fans en edición súper limitada, son hoy en día auténticas piezas de coleccionismo llegándose a pagar auténticas barbaridades.  , ya que no salían a la venta y se editaban en tiradas muy limitadas.
Vayamos a hacer un breve repaso año a año o disco a disco.





Navidad de 1963:
"The Beatles' Christmas Record"
  Duración 5:00
  Gravado el 17 de octubre de 1963 en el Estudio 2 de los estudios EMI de Abbey Road (Londres)
  Publicado el 6 de diciembre de 1963





En el primero de los "Xmass records",  los Beatles se dirigen hacia sus fans hablándoles cariñosamente y agradeciéndoles su fidelidad, pero también cantan dos villancicos: "Good King Wenceslas" y "Rudolph The red-nosed Reindeer". Los discos se acompañaban junto al boletín del club de fans con las noticias sobre la banda. 



Navidad de 1964:


"Another Beatles' Christmas Record"
  Duración 3:58
  Gravado el 26 de octubre de 1964 en el Estudio 2 de los estudios EMI de Abbey Road (Londres)
  Publicado el 18 de diciembre de 1964




"Another Beatles Christmas Record" arranca con una intro de piano de "Jingle Bells" para pasar a la versión de la canción tradicional irlandesa "Oh, Can You Wash Your Father's Shirt?", de letra divertida. Además, los Beatles agradecen a sus fans por comprar sus discos, ver su exitosa película "A hard Day's Night" y Lennon por leer su libro "In his Own Write".



Navidad de 1965:


"The Beatles Third Christmas Record"
  Duración 6:20
  Gravado el 8 de noviembre de 1965 en el Estudio 2 de los estudios EMI de Abbey Road (Londres)
  Publicado el 17 de diciembre de 1965






El tercer disco navideño de los de Liverpool destaca por su irreverente y jugueton versión de "Yesterday"desafinada adrede por la banda. También por el villancico "Christmas Comes But Once A Year" , iniciado por Lennon al que se unen sus compañeros.




Navidad de 1966:

"The Beatles' Fourth Christmas Record – Pantomime: Everywhere It's Christmas"
  Duración 6:36
  Gravado el 25 de noviembre de 1966 en los estudios de Dick James Music (Londres)
  Publicado el 16 de diciembre de 1966




El cuarto disco navideño, es el primero que no surge a partir de los guiones de Tony Barrow.  Para la ocasión fue el propio Paul Mc Cartney quien ideó el título del disco "Pantomime" y dibujó la psicodélica portada. En el interior, la escucha de una parodia de "The Goon Show", un programa de radio popular de la época.  



Navidad de 1967:

"The Beatles Fifth Christmas Record - Christmas Time (Is Here Again)"
 Duración 6:06
 Gravado el 28 de noviembre de 1967 en el Estudio 3 de los estudios EMI de Abbey Road (Londres)
 Publicado el 15 de diciembre de 1967



Seguramente este es el más interesante de los discos navideños de los Beatles. "The Beatles FifthChristmas Record - Christmas Time (Is Here Again)", incluye una canción compuesta para la ocasión, "Christmas Time (Is Here Again)" , aunque la banda interrumpe la interpretación con bromas, sonidos y chistes.
En el año del Sgt. Peppers, la portada de este disco vuelve a incorporar fotografías de personajes entremezclados y los efectos sonoros tienden hacia lo psicodélico. También se incluye un poema de Lennon, "When Christmas Time is Over".
Por si fuera poco, "Christmas Time (Is Here Again)" fue remezclada y limpiada de las apariciones /interrupciones para editarse una versión pulcra que se incluyó en la cara B de "Free As A Bird", single promocional de los discos "Anthology".



Navidad de 1968:

The Beatles' 1968 Christmas Record
Duración 7:48
 Gravado entre noviembre y diciembre de 1968 en distintas localizaciones.
 Publicado el 20 de diciembre de 1968



El sexto disco navideño de los Beatles está marcado por el álbum blanco, pues contiene fragmentos de "HelterSkelter", "Yer Blues", "Birthday"  y "Ob La Di Ob la Da" , aunque no falta el villancico con"Happy Christmas, Happy New Year". Paralelamente, para esa navidad de 1968, Paul McCartney decidió ir por libre y grabarse su propio simple navideño: "Christmas Song 1968", demostrando que la banda no estaba bien.


Navidad de 1969:
The Beatles' Seventh Christmas Record: Happy Christmas 1969Duración 7:39
Gravado entre noviembre y diciembre de 1969 en distintas localizaciones.
Publicado el 19 de diciembre de 1969





En plena crisis de la banda, el disco aparece como un compromiso ya que Paul y John cantan por separado sus respectivos villancicos "This is to Wish You a Merry, Merry Christmas" y "what will Santa Bring Me?", este último con la aparición de Yoko Ono. En la contraportada aparece un dibujo de Ringo. De nuevo, Paul Mc Cartney, volvía a publicar su propio single navideño.



Navidad de 1970:

En 1970, con la banda ya disuelta, se tomó la decisión de compilar todo el material navideño en un solo disco y lanzarlo a precios populares, ya que no estaba compuesto por canciones serias sino que era más bien un divertimento. Se llamó "From Then To You".

Happy Beat Xmass!!!

viernes, 20 de diciembre de 2019

DISCOS DE 2019: LEONARD COHEN - Thanks For The Dance:



Aún lloramos su muerte, no solo por el vacío que dejó sino por cómo se marchó. Con una vejez prolífica en publicación de álbumes -en sus cinco últimos años publicó tres discos de estudio, uno de descartes y varios directos - y en generosos directos en el que se hacía acompañar de unos músicos titánicos, se nos fue sin apenas hacer ruido ni aviso y con el soberbio "You Want It Darker" bajo el brazo. Un trabajo que fue muy aclamado y en cuyas sesiones de grabación dejó registradas a modo de boceto las voces y el encargo a su primogénito Adam de cómo tenía que dar forma y publicar este "Thank For The Dance", el que hace su decimoquinto álbum de estudio y que significa una maravillosa exhumación artística.


El éxito de este álbum recae en la excelente labor de producción del propio Adam Cohen, quien ayudado por el también canadiense Daniel Lanois (otrora productor de Bob Dylan, U2 o Peter Gabriel), ha estado muy por encima de lo esperado al equipar los cantos de Leonard con una instrumentación delicada, a veces testimonial, rica de detalles y matices, logrando llevar a las canciones hacia una calidad sorprendente.


Para conseguirlo ha sabido rodearse de grandes nombres que han aportado su granito de arena en forma de instrumento o voces. Así se pasean por los surcos gente como Richard Reed (Arcade Fire), Bryce Dessner (The National) o Beck (a la guitarra y a la "arpa de boca"). También están las voces de Leslie Feist (Social Broken Scene), de nuestra Silvia Pérez Cruz, de Damien Rice o de su amiga personal y habitual de muchos de sus discos, Jennifer Warnes. Otro habitual también del malogrado - en su gloriosa última etapa - es el aragonés Javier Mas, quien con su laúd, mandolina y guitarra tiene gran presencia en el nuevo elepé. Aunque cuando la cosa se pone flamenca quien rasca las seis cuerdas es el granadino Carlos de Jacoba.


Y así fluye el disco, entre unos textos de Cohen que reflexionan sobre la vida y la muerte, a veces con pinceladas de sexualidad, en otras mostrándose espiritual o con recuerdos a sus luchas amorosas. Temas abordados a lo largo de su larga carrera poética pero que ganan enteros con la sabiduría octogenaria.. Abre el fuego la melancólica "Happens to the Heart", de piano ensoñador, justo antes del clasicismo barroco de la mandolina y las cuerdas de "Moving On" que nadan entre los susurros del bardo. Luego el inquietante bajo de "The Night Of Santiago" (es una adaptación de un texto de "Romancero gitano" de su amado Lorca) deriva en palmadas y guitarra flamenca que parece resucitar al Leonard más pasional. Y qué decir del irresistible vals de ultratumba "Thanks For The Dance" - es evidente que el título hace referencia a su hit "Take This Waltz" - tarareado tras unos celestiales coros. Como para no echarse a llorar...


"It' s Torn", por el contrario, es oscura a la vez que gratificante, diría incluso meditativa; "The Goal", en cambio, es un breve poema adornado por un frágil piano y unas guitarras que nos recuerdan a las de sus primeros discos; y "Puppets" tiene corte ambiental a la vez que pomposo. Para la recta final llega la soberbia "The Hills", de la que surge un ceremonioso sinte y unas voces femeninas ideales para perderse en la eternidad, y "Listen To de Hummingbird", en la que el rapsoda recita sus versos acompañado de un piano testimonial.


Sin duda alguna el álbum es de lo mejor que nos ha dado este año que estamos acabando, no solo por la parte emocional del personaje y de los textos, si no por el envoltorio musical con el que llega, no falto de unas melodías, ambientes y sensibilidad que sólo alguien como el añorado Leonard Cohen es capaz de regalarnos desde el más allá.

Por Àlex Guimerà

miércoles, 11 de diciembre de 2019

Mor Marie Fredriksson dels Roxette:



Marie Fredriksson (Ossjo, 30 de Maig de 1958- Djursholm, 9 de desembre de 2019): 




LISTEN TO YOUR HEART:

I know there's something in the wake of your smile.
I get a notion from the look in your eyes, yea.
You've built a love but that love falls apart.
Your little piece of heaven turns too dark.

Listen to your heart
When he's calling for you.
Listen to your heart
There's nothing else you can do.
I don't know where you're going
And I don't know why,
But listen to your heart
Before you tell him goodbye.

Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
The precious moments are all lost in the tide, yea.
They're swept away and nothing is what it seems,
The feeling of belonging to your dreams.

Listen to your heart
When he's calling for you.
Listen to your heart
There's nothing else you can do.
I don't know where you're going
And I don't know why,
But listen to your heart
Before you tell him goodbye.

And there are voices
That want to be heard.
So much to mention
But you can't find the words.
The scent of magic,
The beauty that's been
When love was wilder than the wind.

Listen to your heart
Take a listen
When he's calling for you
Listen to your heart
Take a listen
There's nothing else you can do.
I don't know where you're going
And I don't know why,
But listen to your heart
Before

Listen to your heart
Take a listen
When he's calling for you
Listen to your heart
Take a listen
There's nothing else you can do.
I don't know where you're going
And I don't know why,
But listen to your heart
Before you tell him goodbye.

domingo, 24 de noviembre de 2019

GIANT SAND- La Nau (Barcelona) 17/11/2019:



Hablar de esta banda de Tucson es hacerlo del inconmensurable Howe Gelb. Si bien él ha querido alternarlos con su proyecto personal, la actual formación solo conserva al veterano músico de pelo plateado, dejando atrás a un imponente legado de nombres entre los que destacan John Convertino y Joey Burns de Calexico, y de entre los que ha rescatado para la gira al veterano y primer batería Tommy Larkins, que también lo fue del gran Jonathan Richman .

Tras su tremendo paso por el Primavera Sound del 2015, la formación volvía a la Ciudad Condal en un combo reducido y con la presentación del flamante disco "Recounting The Ballado Of A Thin Man", una deconstrucción de su segundo trabajo de estudio "Ballad Of A Thin Line Man", de 1986, tal como ya hicieron hace un año con su disco debut "Valley Of Rain" y su "Returns To Valley Of Rain". La gira, con paradas en Bilbao, Madrid y Valencia, llegaba a Barcelona reuniendo a una legión de fans de la "americana" de más de cuarenta años en la pequeñita sala La Nau.


                      

Aunque a decir verdad, el nuevo giro de la banda se mueve más hacia el indie guitarrero de los noventa que hacia los sonidos de raíces. Culpa de ello la tienen la energía inagotable de Gelb y Larkins pero también la juventud de la bajista-guitarrista Annie Doland, quienes abordaron de entrada una potente y emblemática "You Can't Put Your Arms Around a Memory" de Johnny Thunders incluida en el disco de revisión. Y es que si bien las viejas canciones compuestas por un joven Gelb fueron grabadas con medios de producción simples y preeminencia de lo acústico, en el nuevo álbum aparecen fornidas, cargadas de electricidad, vigor y mucho aroma "loureediano" (ojo que entre el respetable se encontraba el máximo especialista del autor de "Berlin" en nuestro país, Ignacio Juliá).

                             

Antes de todo ello habíamos tenido de aperitivo a Touchy, el proyecto de la hija mayor de Howe, Patsy, quien junto con Christian Blunda forman un dueto synth pop con elementos de psicodelia que nos dejaron un gran sabor de boca y recuerdos a Beach House, merced a unos elaborados sintes que se entremezclaban fabulosamente con la guitarra eléctrica, todo ello adornado por el áurea misteriosa de la voz de la propia Patsy con un rollo muy Nico (otra vez volvemos al universo Velvet/Lou Reed).

Luego llegaría la entrada de Gelb, junto a sus dos escuderos, ubicándose a la derecha del escenario y luciendo su inseparable gorra yankee de camionero que fue lanzada y prestada a la banda a lo largo del concierto, pero también engalanado con una americana marrón con motivos del desierto americano. Era la puesta en escena de un concierto plagado de guitarras sucias, voz displicente casi recitada, batería frenética y líneas de bajo letales, para presentar temas como "Reptillian", o la pegadiza pieza alt-country "Tantamount", con la entrada del "telonero" Christian quien se incorporó a la banda hasta el final del show, cambiándose instrumentos con Annie Donald, lo mismo que la hijísima que entró para cantar "The Chill Outside", antes de demostrar sus dotes al bajo. Los sintes aparecieron de nuevo en "Body Of Water"; las guitarras Neil Young en "A Hard Man To Get To Know", mientras que "Graveyard" trajo las de Jeff Buckley y un perezoso final. Magníficas reinterpretaciones del lejano álbum, cargado de pasajes psicodélicos, descargas electrizantes y mucha energía rockera, culminada con la formidable "Thin Line Man", alargada para nuestro deleite.

Para los bises, llegaron la repetición de "You Can't Put Your Arms Around a Memory" con la participación de nuestra Maika Makovski a las coros que se entregó a la causa cual fan del genio de Arizona. Según Gelb, la presente es la última gira larga (habrá que verlo), mientras que tras lograr su mejor disco en "Heartbreak pass" (2015) se resiste a publicar nuevo material. Por el momento nos tenemos que conformar con estas maravillosas revisiones, que sólo los grandes saben dar sentido. Lo cual, no es poca cosa.

Por Àlex Guimerà



lunes, 7 de octubre de 2019

TRILOGÍAS DEL ROCK: BRIAN ENO:




Injustamente conocido por ser el productor de gente como U2 o Coldplay, Brian Eno formó parte de los Roxy Music en sus dos primeros y sensacionales álbumes para luego ser echado por el ego de Bryan Ferry quien le veía como una amenaza en el liderazgo de la formación glam rock. Pero Brian lejos de caer en el olvido enseguida se forjó una impresionante carrera musical basada en la experimentación y con el uso de elementos electrónicos. Es por ello que tras un álbum a dos manos junto con su amigo Robert Fripp (King Crimson) "(No Pussyfooting)"  de 1973 , arrancó su etapa dorada en 1974 con un triplete de discos sencillamente insuperables.


- Here Comes The Warm Jets (1974):



El debut en solitario de Eno no lo fue tanto ya que llegó bien arropado en el estudio por sus ex compañeros en Roxy Music (menos Ferry) Phil Manzanera a la guitarra y Andy Mackay a los teclados y de nuevo con la guitarra dúctil de Fripp. El resultado excelentes melodías, letras humorísticas, pero también romanticismo y melancolía en unas piezas pop de corte experimental cuando no glam marcadas por influencias que iban desde el krautrock, a la Velvet Underground, Frank Zappa o el proto-punk. La introducción de los sintes, las distorsiones de guitarra, los efectos ambientales y otros trucos surgieron de la alquimia de este genio del sonido que comenzó a dar rienda suelta a un talento sin parangón. ¡Ah! Y para abrir la cara B una preciosidad para perderse y no volver nunca más llamada "On Some Faraway Beach".





- Taking Tiger Mountain (By Strategy) (1974):





El segundo álbum en solitario de Eno tardó apenas diez meses en salir y traía una inquietante portada pop art con su retrato. Con la participación  estelar de Robert Wyatt luciéndose a las voces y a las percusiones, pero también de nuevo con los solos impagables de Phil Manzanera, los diez cortes conforman este álbum conceptual se alejaban del poso pop de la Roxy Music para inspirarse en la Revolución Cultural China y  adentrarse en territorios oscuros, experimentales y reflexivos. La clave de todo,  la amistad del inglés con el artista visual alemán Peter Schmidt con quien ideó las "Cartas de las Estrategias Oblicuas", un sistema que buscaba el desarrollo de la creatividad basándose en la combinación de unos parámetros racionales con el azar. Parece que la cosa funcionó con este pedazo de obra art-pop.



- Another Green World (1975):


La continuación llegó pocos meses después tras un disco intercalado grabado junto a las adalides pop decadentes John Cale, Nico y Kevin Ayers "June 1, 1974". Precisamente en "Another Green World" rescata a Cale que lo une con la batería de Phil Collins y los riffs imposibles de su otro amigo Fripp dando con el que para muchos  es el cenit creativo del inglés. Escondido dentro de una  carismática portada naif, su sonido saca lo mejor del glam rock acercándolo al universo  futurista electrónico de ambientes y sintetizadores. Son los "Golden Hours", "St. Elmo' s Fire" o "I' ll Come Running", auténticas gemas de orfebrería pop de efectos imposibles. Mayestático Brian Eno.

lunes, 30 de septiembre de 2019

DISCOS DE 2019: Richard Hawley- Further:





Siempre es buena noticia que el de Shefield vuelva a publicar nuevo álbum. Ahora bien, que nadie espere otro "Coles Corner" (2005), pues dicho magnánimo álbum se nos antoja imposible de superar ni tan solo de igualar. Ese es el punto de partida al que tenemos que agarrarnos para atacar esta continuación del logrado "Hollow Meadows" (2015), que significa el octavo álbum de estudio de quien fuera guitarrista de Pulp.

                        

Un disco que se cocina con su receta infalible: voz de crooner, solos de guitarra, composiciones redondas e instrumentos clásicos de fondo. Aunque para la ocasión el bueno de Richard ha querido concentrar su fórmula en piezas de tres minutos de duración para seguirnos mandando las sensaciones de siempre. Destaca el tono relajado y sosegado que reina en este nuevo vinilo (con alguna excepción) de portada preciosa que luce al músico ante un colorido crepúsculo y en el que por primera vez su título no hace referencia a ningún rincón de su amada Shefield. Eso a pesar de que uno pone el disco y escucha una "Off My Mind" de fornido guitarreo, solo letal a cargo de Hawley quien además canta con la voz raspada. Una pieza que entronca con la tradición rockera británica más reciente de Miles Kane o los últimos Oasis. Sensaciones que volverán en "Gallery Girl", y su misterioso aroma blues, o en el rhythm and blues campestre con harmónica "Time Is" (la única que alcanza los cuatro minutos).

                             
Para el resto del contenido nos encontraremos con piezas pop, muchos violines y una voz melosa que luce como siempre. se trata de la pegadiza "Alone"; la pluscuamperfecta "Further", de ritmo taciturno; la frágil "Not Lonely", que se agranda con las escuchas hasta el infinito; la balada cristalina "Midnight Train" y "Doors", que podría pasar por un tema sixties del recientemente malogrado Scott Walker. Su cara más Morrissey aparecerá en una "Is There A Pill?", cargada de épica y de efectos típicos del "Muro de Sonido" de Phil Spector, mientras que "My Little Treasures" suena a musical añejo, bien orquestado y muy melancólico.


                          

De nuevo Richard Hawley sigue fiel a sí mismo, dando vueltas y más vueltas a sus principios creativos. Lo que en otros artistas acaba en aburrimiento y tedio, en él se convierte en música bonita. Que no deje de hacer canciones nunca.

Por Àlex Guimerà

viernes, 20 de septiembre de 2019

ESPECIAL DISCOGRAFÍA DE BOB DYLAN (VI):


SEXTA PARTE.- 10' s:




35.-TEMPEST (2012):



Siguiendo la senda marcada en sus anteriores trabajos "Love & Theft" (2001), "Modern Times" (2006) y "Together Throught Life" (2009) Dylan sigue dando jugo  con la música tradicional americana de segunda mitad del S. XX (con cortes Blues, Folk y Rock) de la mano de su habitual banda de directos de la "Never Ending Tour" y repitiendo la acordeón de David Hidalgo (Los Lobos). De letras oscuras, el disco se gravó en los estudios de Jackson Browne de Santa Mónica (California) Groove Master y engrandece el legado del bardo cerrando la que es por el momento su última gran racha de discos con temas propios sensacionales. Lo es el tema que titula el disco que a lo largo de más de 13 minutos de duración consigue ponernos los pelos de punta.


Canciones favoritas: Narrow Way,  Scarlet Town, Tempest.




36.- SHADOWS IN THE NIGHT (2015):


La última etapa de Robert Zimmerman vino rodeada de la publicación de Bootleg Series y con un giro artístico radical. El genio de la contracultura musical del siglo XX decidió abrazar el cancionero de alguien tan alejado a él en género artístico como es Frank Sinatra. Y la verdad es que en el debut de esta "trilogía" se salió bastante bien a base de crear climas misteriosos y nocturnos y a  base de explotar  el sentimentalismo de su particular voz. De nuevo el viejo rockero se volvía a reinventar para abandonar sus botas y vestirse de  crooner.

Cançons favoritas: I' m A Fool To Want You, Some Enchanted Evening, Full Moon And Empty Arms.



37.- FALLEN ANGELS (2016):


Un año después de publicar "Shadows In The Night"   Dylan es premiado con el Nobel de Literatura y repite disco de  Standards. Abordando piezas de tipos como Johnny Mercer o Van Heusen, próximos al  universo de Sinatra, en unas interpretaciones planas, oscuras e  íntimas de la mano de la producción del omnipresente Jack Frost (alter ego del cantante) y de su particular voz rasposa y cálida. Publicado el día de su 75º cumpleaños, el disco número 37 demostraba que este genio seguía haciendo lo que le daba la gana.

Canciones favoritas : Polka Dots And Moonbeams,  Melancoly Mood.



38.- TRIPLICATE (2017):


Siguiendo la estela de los dos años anteriores, Dylan se metió más aún si cabía en el Gran Cancionero Americano interpretando a los clásicos standard en un triple álbum que fue muy criticado por fans y prensa quienes lo veían tan  innecesario como insustancial y excesivo. Lo cierto es que viniendo de una etapa rockera muy inspirada, las versiones de este triple álbum quedaron empequeñecidas. Aunque ¿quién somos nosotros para contradecir a un genio?

Canciones favoritas:  Stardust, I Could Have Told You, My One And Only Love.

martes, 10 de septiembre de 2019

Entrevista a Mikel Erentxun (elgiradiscos):


Por Àlex Guimerà





En plena y estresante presentación de su  flamante último disco "El último vuelo del hombre bala" en Barcelona, nos hace un lugar en su cargada agenda entre directos radiofónicos,  mini-conciertos de presentación y firmas de discos. Con el tiempo calculado al segundo nos atiende dentro de la sede de RNE en dónde tiene previsto un directo en cuestión de minutos. Aún así, Mikel no pierde su simpatía, su educación y su cercanía, demostrando que está curtido en mil  batallas y que su profesionalidad va mucho más allá de su trabajo artístico. Por algo es una estrella mediática que volvemos a entrevistar en elgiradiscos.

  • Antes de todo ¿Quién es el hombre bala?
Bueno, metafóricamente hablando soy yo. Fui el hombre sin sombra recuperé mi sombra y ahora soy el hombre bala al que todavía le queda un último vuelo.

  • De las letras del nuevo disco se deduce que hay mucha metáfora del paso del tiempo, de segundas oportunidades.
El eje conductor es el paso del tiempo. El que une la temática de las canciones es el paso del tiempo, y siempre a través de mi propia experiencia. Precisamente por eso se trata de una trilogía. Porqué los tres discos hablan de mi, pues cada uno de los discos trata sobre cada uno de los aspectos de mi persona, pero definitiva de mi. Al final son radiografías o fotografías de mi personalidad.

  • Claro está que  el álbum "Corazones" fue un punto y aparte en tu carrera  al que le han seguido  "El hombre sin sombra" y este "El último vuelo del hombre bala". ¿Esta trilogía ha ido surgiendo o ha sido algo planificado?
Ha surgido. "Corazones" surgió como un disco más, era el disco que tocaba hacer en ese momento. Si es cierto que cuando vino el siguiente " El hombre sin sombra" ya era un disco que tenía muchas similitudes, la más importante que seguía hablando de mi, como "Corazones", también que lo volvía a hacer con Paco Loco, que repetía formas y maneras y bueno eran dos discos emparejados. Cuando empecé a escribir  este último disco ya lo planteé como un cierre de trilogía. Primero por qué me gustan mucho las trilogías y también por qué tampoco estaré eternamente hablando de mi, y con esto cierro un poco un capítulo personal y me apetece que los nuevos discos, al menos el próximo disco, traten sobre aspectos ajenos a mi persona.

  • En esta trilogía diría que se te ve especialmente inspirado en las melodías,  con letras más personales y complejas y con un sonido renovado y modernizado, seguramente influencia del trabajo con Paco Loco.
Si está claro, aquí hay un pequeño salto al vacío en mi carrera. Evidentemente no invento la pólvora, ni este no es un disco que descubra nada, ni está a la última ni es lo más de lo más "in"; pero en mi caso y en mi discografía sí que es un disco que va más allá. Yo nunca había estado en este terreno, aquí estoy pisando arenas movedizas  y en eso Paco Loco es el especialista de sacarme de mi zona de confort. Y aquí obviamos las guitarras acústicas que es el santo y seña de mi sonido habitual. Nos abrazamos únicamente a las guitarras eléctricas, tampoco hay teclados ni hay cuerda. En principio es el disco más crudo que he hecho nunca, lo que pasa es que Paco y yo a base de capas y capas de guitarras y de sugerir cosas creo que hemos conseguido unas atmósferas muy evocadoras, muy líricas, creo que hay mucha emoción, y eso para mí es algo nuevo. Conseguir esa emoción a base de guitarras distorsionadas en vez de violines u otra instrumentación más típica de mi discografía.
  • Personalmente veo cierta influencia en ciertos momentos del disco de la Velvet Underground: no tanto por el uso de instrumento clásicos como el arpa en la inicial "tu amor es un nudo" si no por sus guitarras eléctricas con tintes psicodélicos junto con otras guitarras más sucias y rudas; pero también veo cierta influencia del indie americano más en boga como pueden ser Kurt Vile  o Real State .
Precisamente has mencionado a Kurt Vile, a quien ha producido John Agnello, que es el ingeniero que ha mezclado este disco y es un especialista en esa segunda división del rock americano. Es un primera espada que ese mundo indie que lo domina a la perfección, por eso hay muchos sonidos en mi disco que remiten a eso. Y luego en cuanto a la grabación, Paco es súper fan de Lou Reed y de la Velvet y se deja notar en sus discos. En otros discos quizás la balanza se ha inclinado hacia los Beatles como "Corazones" que es Beatles cien por cien mientras que "El hombre sin sombra" es muy Dylan. Y aquí yo creo que Dylan desaparece, los Beatles se dejan ver en algún surco pero principalmente es un rock neoyorquino desde Blondie hasta lo que comentábamos: Lou Reed, su disco "Berlin" está muy presente y la Velvet y ese tipo de cosas.
En ese momento nos interrumpen para cambiar de sala y seguir la entrevista en una sala de espera de RNE en el que acaban de abandonar dos aparentes músicos de sonidos urbanos que llevaban dos batidoras en la mano. Sorprendido Mikel se ríe y me dice "yo soy más raro hago música con una guitarra".

                                                    


  • A colación de lo anterior, uno tiene la sensación que en tus inicios de tu carrera en solitario y dejando al margen Duncan Dhu, tus primeros discos estaban influenciados por el pop británico, mientras que con el tiempo has acabado sonando  más a rock americano tanto clásico como indie. ¿Piensas que es una percepción acertada?
A lo largo de mi vida ha habido una dicotomía, una guerra entre ambos sonidos. De hecho, como ha ocurrido en la realidad entre Gran Bretaña y Estados Unidos para ver quién aportaba más al rock: en una primera época dominaba Estados Unidos, llegaron los Beatles y la invasión británica, luego otra vez los Estados Unidos, luego en los noventa Oasis y Blur y toda la movida del Brit Pop, ... Digamos que han estado así así, y yo un poco parecido  , mis influencias han girado de un lado a otro y hay discos que me han salido más británicos y otros más americanos. En cualquier caso, mis influencias y eso no se puede negar son anglosajonas. Yo tengo muy poca influencia latina, la verdad.


  • Llevas más de 35 años componiendo canciones, muchas de ellas ya forman parte del imaginario popular, uno se pregunta cuál es tu técnica para crear una melodía sin llegar a repetirte ¿Cuál es tu secreto para componer?

No hay mucha técnica. No creas. Hay muchas melodías que se repiten. Pero bueno, es inevitable, al final hay muy pocos acordes y aunque las melodías pueden ser infinitas siempre hay trazas que recuerdan unas a otras. Es difícil no repetirse por qué yo llevo ya muchísimos discos y muchísimas canciones. Pero bueno,  trato de no repetirme aunque no siempre lo consiga, y creo que cada vez escribo mejor las letras tratando de no repetir vocablos que haya usado en discos anteriores. Es decir, ahora es más jodido. Cuando haces el primer disco tienes libertad absoluta, eres virgen, luego el segundo, el tercero,... Pero cuando llevas ya, creo que son 28 discos, es muy difícil no repetirse más.

  • Alguna vez has dicho que componías las canciones cantando en inglés ¿Sigues trabajando así?
Así he trabajado durante muchos años cuando yo no escribía las letras, yo hacía la música y la grababa con una melodía cantada en inglés o con "lalalás" y luego se las pasaba a Diego Vasallo en la época de Duncan Dhu y a José María Cormán en mi época en solitario y ellos construían las letras encima de esa melodía que yo había grabado en inglés. Desde que escribo yo las letras, a partir de "Corazones", ya las canciones crecen a la par. Ese es un consejo que me dio Quique González una noche después de un concierto y que lo llevo a rajatabla. Es decir, tienes una melodía y enseguida antes de construir esa canción intentas meterle una frase y un tema. Entonces las canciones van haciéndose a la vez. Y para cuando tengo que grabar las canciones tengo la letra prácticamente hecha. Antes tenía grabada una canción entera, con todos los arreglos, pero ni una letra hecha., y es muy jodido.

  • Precisamente las letras del nuevo disco son muy destacables con su punto críptico para que el oyente se las haga suyas y pueda crear sus interpretaciones. Me gusta especialmente "Dónde estabas tú ahora estoy yo" ¿ esta canción trata del paso del tiempo?
Si si efectivamente.  Yo estoy muy contento de las letras, porqué jamás pensé que podría escribir letras y cuando empecé en "Corazones" para mí fue un salto al vacío, de repente coger las riendas de la parte lírica del trabajo. Ese es el tercer disco en el que lo hago y efectivamente estoy contigo las de "El Hombre sin sombra" son mejores que las de "Corazones" y las de "El último vuelo del hombre bala" son mejores que las anteriores.  Yo creo que hay dos o tres letras de las que me siento orgulloso y una de ellas es esta "Dónde estabas tú ahora estoy yo".

  • Siempre te has mantenido bastante ajeno al tema político pero en las nuevas canciones si veo que tocas la temática. Así  "Animales heridos"  lo veo como un canto al inconformismo mientras "La vereda" veo un retrato del clima político en la calle.
Eso sí que es poquísimo habitual en mi discografía. De hecho "La vereda" realmente es una canción de amor porqué lo que estoy diciendo es que  en este país de mierda donde pasa esto y lo otro siempre habrá un bosque deshabitado para ti y para mí. Al final es un escapismo a lo John Lennon  cuando le hacía esas canciones a Yoko Ono donde le decía que nada me importa sólo me importas tu. Ese mensaje de Lennon a mí me gusta mucho y esta canción "La Vereda" es un poco esto.

  • Siguiendo en política, pregunta obligada: en un mundo tan polarizado y marcado por los twitts, titulares de noticias y ajeno a la profundización ¿ no te parece absurdo que se haya polemizado por haberle dejado prestada una canción a tu amigo Borja Semper?
Totalmente. Yo jamás he apoyado a un partido político ni lo haré. Y dejando a Semper mi canción no estoy apoyando al partido político ni he hecho campaña ni nada por el estilo porqué además es un partido al que jamás he votado. No tengo ninguna afinidad, pero Semper es muy amigo. Y los amigos no dependen de las siglas de un partido. Me parece un disparate, primero la gente me acusó de apoyar al PP, cuando dije que no estaba apoyando al PP que simplemente era una cuestión de amistad entonces me acusaban de que no podía tenerse amigos en el PP. Bueno, bueno estamos perdiendo el rumbo. El país se está volviendo muy radical. Si en lugar de haber dejado la canción al PP la hubiera dejado a Podemos me hubieran atizado al otro lado. Hagas lo que hagas te atizan. Increíble.

  • Volviendo a la música. En tu última gira de presentación de "El hombre sin sombra" a tus músicos habituales Fernando Macaya y Carlos Aranzegui , tuviste el acierto de añadir a Marina Iniesta a la banda  haciendo de Maika Makovski y dando una energía y un carisma especial a los directos . Vemos que vas a seguir con esta formación para la gira de presentación del "El último vuelo del hombre bala".
Efectivamente, lo has explicado a la perfección. Marina entró porque después del disco con Maika yo quería introducir una voz femenina a los directos, con dúos a voces y tenía que llegar una chica. Pero con Marina fuimos más allá. Marina ha cobrado una importancia enorme porque aparte que ha inundado de coros todas las canciones del directo, no solo las de ese disco  - las del nuevo también, canta en todas las canciones - la forma de tocar nos ha rejuvenecido mucho a la banda. Claro, tiene la mitad de años que los demás y de repente la media de edad de la banda ha bajado. Ha entrado savia nueva y nos ha sentado muy bien. Ya llevamos una gira completa con ella, y ahora estamos ensayando para la próxima. A ella le va muy bien ese lenguaje, domina mucho el rollo, de hecho ha crecido con el indie americano que tu decías. Este disco le viene como anillo al dedo.

  • ¿Va a tener presencia americana la nueva gira como las anteriores?
De hecho la gira arranca el 25 de mayo en el Interestelar de Sevilla, y de allí hasta octubre la idea es hacer festivales y algún concierto suelto, y en octubre nos vamos a ir a Estado Unidos, Méjico y Perú. Y a la vuelta en noviembre empezamos las presentaciones en ciudades como Barcelona, Madrid, San Sebastián o Valencia ya en salas más pequeñas que es el foro con el que yo me desenvuelvo más normal.
  • Felicitarte por el sensacional directo del Roxy .
Muchas gracias. Es una edición especial que se hizo para el Record Store Day muy limitada y sabemos que se ha agotado.
  • ¿Cómo te han marcado tus conciertos en California y EEUU?
Bueno a mi me encanta tocar allí, soy muy bien recibido especialmente por público mejicano que vive allí que es mucho. Y, claro, yo como fan de toda esa música y de todos esos paisajes tan cinematográficos que he mamado y he leído desde niño cada vez que piso esos escenarios me encanta. Soy como un niño pequeño.

  • ¿Cómo ves el futuro del rock' n roll en España?
La industria  evidentemente ya no tiene recuperación posible. Eso ya no se va a vivir lo que vivimos en su momento. Pero yo creo que hay muy buenas bandas, que hay  buenos grupos, buenas canciones. Hay una escena indie de locales que programan cosas pequeñas que funcionan muy bien. Yo creo que aunque estamos ahora en la época de las músicas urbanas, reggaton y demás, siempre habrá un lugar para el rock' n roll y para los grupos de guitarras.

  • ¿Qué disco o discos estás escuchando en la actualidad? Alguna recomendación?
A mí me gusta mucho Ángel Stanich, así de las últimas cosas. Evidentemente soy muy fan de Coque Maya, Iván Ferreiro, y de contemporáneos míos, porqué creo que están en su mejor momento, y además son gente que me une a ellos el hecho que vienen de bandas  de éxito por lo que me siento muy afín, por supuesto Bunbury, aparte de amigo es un tipo al que admiro muchísimo.

  • Última pregunta y volviendo a la política, en tu próximo disco volverás a acreditarte como autor de la vox?
Pues a no lo sé, me lo han preguntado mucho. Desde mi primer disco en solitario pongo vox en los créditos, algo que lo copiaría, porque esas cosas no se me ocurren a mí. Siempre pongo vox, guitarra-vox, piano-vox,.. Pero ahora de repente mucha gente me lo ha dicho. Es como la gente que va con los amplis Vox, ahora con eso tenemos un serio problema (ríe).




domingo, 1 de septiembre de 2019

GRANDES DISCOS: Runaway Sue (1961) por DION:




A principio del siglo XX una oleada migratoria atestó los EEUU proveniente de Sicília y del sur de Italia, alcanzando en la actualidad más del 5 % de la población del país. Con el tiempo los descendientes de aquellos pioneros se alzaron en los primeros puestos de los negocios, la política, la ciencia o las artes.  Fueron las segundas y terceras generaciones de aquellos que abrieron camino, quienes aunaron el poso de sus raíces con la nueva forma de vida de la tierra de acogida.
Ese es el caso de Dion Francis DiMucci, hijo del Bronx nacido en 1939 cuya aportación a la evolución del rock debe de ser reconocida con letras de oro. Su padre Pascuale DiMucci artista de vodevil le inculcó de seguida la pasión por la música, y también se lo llevó de gira por la "América profunda" donde descubrió el blues, el country y el góspel. Así fue como entró en el mundo del Doo-Wop, una variante del blues y del góspel surgida entre las comunidades afroamericanas pero popularizadas en las ciudades hacia los años cuarenta. La gracia del Doo-Wop era que se interpretaba sin instrumentos con distintas voces armonizadas, por lo que los chicos de ciudad se reunían para ensayar y probar los temas.

                                

Con una facilidad vocal fuera de lo común, el joven Dion en seguida destacó entre su comunidad, tomando clases de canto y dando conciertos en distintas fiestas y en clubs del Bronx, hasta que a los 15 años apareció en un programa de televisión para cantar una canción dedicada a su madre.

                                           

En aquella época y tras el éxito desorbitado de un tal Elvis Presley, la proliferación de sellos discográficos nacidos para cazar nuevas talentos y catapultarlos hacia el estrellato del rock adolescente hizo que se buscara un perfil de joven artista en el que se vieran reflejadas las aptitudes y características del Rey. Fue así como el sello neoyorkino Laurie Records - descubridores entre otros del grupo femenino The Chieffons (las de la demanda por plagio de "My Sweet Lord", vamos) -encontraron en Dion a su joven promesa. Guapo, seguro de si mismo, dotado de una garganta privilegiada, encima supo adaptar el Doo-Woop al nervio del rock' n roll.

                                     
Primero llegó la edición de "Presenting Dion and the Belmonts" (1958) en los que el cantante se acompañaba de su grupo vocal The Belmonts (Carlo Mastrangelo, Fred Milano y Angelo D'Aleo), nombrados así por la Belmont Avenue lugar en el que ensayaban en plena calle. Con temas como "Teenager In Love"o "I Wonder Why" comenzaron a aparecer en las listas de ventas. Pero fue con este "Runaway Sue" y sobre todo con la canción que lo titula cuando su nombre se escuchó en todas las radios del país.

                    

La canción en cuestión firmada por el propio solista y por el compositor Ernie Maresca traía un ambiente festivo y un acompañamiento copiado literalmente de otro éxito de Laurie "Quarter To Three" de Gary "U.S." Bonds, ese carismático "operere-re re" de los coros. La voz desgarrada, la apasionada melodía, la energía teen y el saxo final dan en clavo con el tema perfecto para las pistas de baile. Al mega-hit le acompañan otros de propia creación, sobre todo "The Wanderer", también del propio Ernie, quien se atrevió a grabar su propia versión y del cual tenemos versiones de todos los colores (Status Quo, Gary Glitter, The Beach Boys, Johnny Cash con U2, Springsteen,...) . El canto apasionado y los coros melódicos aparecen presentes en esta y en gran parte del disco. Como en la sentimental "Lonely World" y en el baladón de fiesta de fin de curso "In The Still Of The Night" popularizada por los Five Satins unos años antes que carga de personalidad y romanticismo. En la misma línea "Life Is But A Dream", mientras que la canción melódica de corte clásico llega con "Take Good Care Of My Baby" y "Runnaway Girl", y en "Little Star" se avanza lo que poco tiempo después harían los Beach Boys más sosegados.



Los ritmos llegan de la mano de "Dream Lover" de Bobby Darin con un Dion dominando los tempos vocales como nadie, con "Kansas City" de Leiber y Stoller dando su cara rockabilly y "The Majestic" con sus palmadas y ecos Do-Woop.
Curioso que las dulces e inocentes letras que trataban del amor adolescente las cantaran por y para unos tipos, los italoamericanos, cuyas vidas pasaban por las peleas, los malos modales y la vida al límite de la ley. Sus raíces italianas, con su tradición por la música melódica y con la aparición en la primera mitad de siglo de superestrellas de la canción italoamericanos como Frank Sinatra, Dean Martin o Tony Bennet, quedan marcados en cierto modo en el sonido de Dion. Es por ello que podemos afirmar que si Elvis, Chuck Berry o Little Richard trajeron los sonidos negros (Blues, Góspel y Soul) al rock, Ritchie Valens los aires mejicanos o Bo Diddley los ritmos africanos, Dion trajo la dulzura y la melodía latina. 

                                

Luego, los años pasaron y su carrera derivó en discos que han pasado bastante desapercibidos, con una fase cristiana mística que le duró más de 15 años,  entre los que se encuentra el notable "Born To Be With You"de 1975, un intento para relanzar el artista con la ayuda de un Phil Spector que acababa de producir a Lennon y Harrison exitosamente.
Pero lo que está claro es que son los primeros pasos de Dion DiMucci con esos discos magistrales a reivindicar entre los que destaca "Runaway Sue", que pusieron los cimientos de la música popular americana moderna dotándole de colores dulces, amables e inocentes.

Por Alejandro Guimerà


RUNAWAY SUE:

Here's my story, it's sad but true
It's about a girl that I once knew
She took my love then ran around
With every single guy in town
Yeah I should have known it from the very start
This girl will leave me with a broken heart
Now listen people what I'm telling you
A keep away from a Runaround Sue
I might miss her lips and the smile on her face
The touch of her hair and this girl's warm embrace
So if you don't want to cry like I do
A keep away from-a Runaround Sue
Ah, she likes to travel around
She'll love you and she'll put you down
Now people let me put you wise
Sue goes out with other guys
Here's the moral and the story from the guy who knows
I fell in love and my love still grows
Ask any fool that she ever knew, they'll say
Keep away…